Collection Privée
Collection Privée
Visionnaire Collection Privée представляет экспозицию лучших произведений из частной коллекции галериста Клаудио Полески.
Visionnaire Collection Privée представляет экспозицию лучших произведений из частной коллекции галериста Клаудио Полески. Это первое из цикла мероприятий, посвященных миру коллекционирования, которые пройдут в рамках выставки Arte Fiera 2014. Специально оформленное для такого случая пространство бывшей церкви Сан Дамиано - а теперь шоурума Visionnaire - с 18-метровым куполом, апсидами и проходами, служит декорацией для первой такой встречи, посвященной теме "коллекция".
БЕРТОЦЦИ&КАЗОНИ - АЛЕССАНДРО БРИГЕТТИ - ПЬЕР ПАОЛО КАЛЦОЛАРИ - ВИТТОРИО КОРСИНИ - ДУБОССАРСКИЙ И ВИНОГРАДОВ - ПИЕРАЛЛИ И ФАВИ - НИНА СЮРЕЛЬ - ДЖИЛБЕРТО ДЗОРИО
Artist
BERTOZZI&CASONI
Коллектив художников Бертоцци & Казони сосредотачивает свое внимание на работе с керамикой. Подвергаясь промышленной обработке с применением экспериментальных технологий, этот материал способен видоизменяться и приобретать гибридные формы. С 80-х годов Бертоцци & Казони участвуют в проекте по восстановлению традиций итальянской майолики в рамках программы "Новая керамика". Их работы выставляются на важнейших экспозициях в Италии, а также на серии выставок, посвященных современной итальянской керамике, в Японии. В 90-е годы коллектив участвует в ряде государственных общественных проектов, как, например, оформление фонтанами и скульптурными композициями квартала Тама в Токио. В 2009 году Бертоцци & Казони удостоились чести представлять Италию на 53-й Венецианской биеннале.
Nina Surel
Женщины Нины Сюрель интригуют. Они выполнены в натуральную величину на богато украшенном фоне. Их отличительной чертой является аристократическая и волшебная грациозность. Работы художницы инновативны, они вдохновлены её увлечением романтической и женской литературой. Женщины изображаются в момент воплощения их самых сокровенных фантазий, перевоплощений и бессознательных желаний, так часто подавляемых в повседневной реальности социального окружения. Экстравагантные фигуры Нины Сюрель, изображенные на краю леса, обращаются к фотографическому автопортрету художницы. Эти женщины всегда по-разному одеты, убраны цветами и драгоценностями, что делает их непохожими друг на друга. Их лица намеренно невыразительны, как будто через них художница хочет показать изменчивость и таинственность женской сущности. Лес для Сюрель - своего рода повествовательный фон, символическое место, связанное с психологическим состоянием сознания, с его бессознательностью, с тем, что дозволено и что запрещено. Художница использует для своей работы широкий спектр материалов: фотография, живопись, коллаж из кружева, пуговицы, фарфор и ювелирные изделия, которые прикрепляются с помощью нескольких слоев прозрачной смолы. С помощью своих чувственных образов, Нина Сюрель как бы исследует собственную личность женщины и художницы через призму своего понимания истоков происхождения рода женщин. Нина Сюрель родилась и выросла в Буэнос-Айресе, в Аргентине. Живет и работает в Майами с 2001 года. Получила образование в Университете Буэнос-Айреса по специальности Архитектура и Урбанизм. Ее работы широко представлены в галереях и на художественных выставках, как в США, так и в Южной Америке.
Diego Scroppo
Диего Скроппо родился в Турине в 1981 г. В 2005 году он окончил туринскую Академию изящных искусств Альбертина, после чего продолжил свое образование в престижных европейских художественных школах. Наследник монументальных традиций, Скроппо предлагает особый стиль – одновременно модернистский и архаичный, который затрагивает как формы, рожденные его фантазией, так и используемые им материалы. Сюжет его произведений во многом строится на принципах реализма и, вместе с тем, создает выразительную сюрреалистическую атмосферу, благодаря синтезу живых и неживых объектов, традиций и новаторства, элегантности и хаоса. Работы Скроппо красивы и зловещи именно поэтому, что они балансируют на грани дозволенного. Необычайно сложен и процесс, в ходе которого они появляются на свет. В нем соединяются инновационная техника создания прототипа с очень кропотливой ручной работой. Это редкие и дорогостоящие произведения, которые поглощают художника с самой первой минуты работы над ними, когда идея только рождается в его воображении, и вплоть до последних, почти микроскопических штрихов отделки.
CaCo3
Группа CaCO3 была основана в 2006 году тремя художниками: Анико Феррейра да Силва, Джузеппе Донналойа и Павлосом Мавроматидисом, за плечами каждого из которых - уникальный творческий опыт. Вместе их объединило образование, полученное в "Школе реставрации мозаики" в Равенне, а также страсть к экспериментам в области работы с этим материалом. Название СаСО3 - химическая формула карбоната кальция, или известняка – происходит от одного из наиболее часто используемых видов сырья для получения мозаики. Изучение традиционной мозаичной техники, а также непосредственный контакт с художественным наследием прошлого, ставший возможным за годы учебы и работы на реставрационных площадках, наводят коллектив на размышления о необходимости изменения формального подхода к работе с этим материалом, о раскрытии его потенциала, о поиске новых связей между веществом и светом.
Antonio Fiorini
Родился в 1980 году в городе Бриндизи. После окончания художественного лицея учится в Академии изящных искусств Брера. В возрасте двадцати лет принимает участие в выставке "Живопись. 21 художник из XXI века", проходившей в Castello Aragonese, Отранто (куратор Массимо Гуастелла). В 2003 году был отобран кураторами Лукой Беатриче и Нормой Манжионе для участия в экспозиции “XS. Extra Small", показанной в галерее Сан-Сальваторе, Модена. В том же году он удостаивается первой премии на выставке «Salone Primo», проходившей в миланском Museo della Permanente. В 2004 году одна из его работ была отмечена критиком Лучано Карамель на выставке “Premio Michetti” в городе Франкавилла аль Маре, организованной Фондом Микетти. С тех пор он активно участвует в персональных и коллективных экспозициях, вплоть до недавнего биеннале Европейского искусства в городе Сен-Винсент в 2012 году, где были представлены картины 44 молодых художников, отобранных директорами академий Искусств 25 государств-членов Европейского Союза.
Michele Astolfi
Родился в Болонье. Учился в Италии, Швейцарии, США и Париже. Увлекается фотографией и в особенности цифровыми методами ее обработки. Экспериментирует, смешивая изображение с такими материалами, как ископаемая древесина, хрусталь, природный камень, сталь.
Родители Микеле владеют фабрикой по производству аксессуаров – ламп, картинных рамок, зеркал, подносов и т.д. В 2008 он пробует себя в семейном бизнесе, разрабатывая линию декоративных панелей, которые неожиданно для всех имеют огромный успех. Благодаря использованию современных материалов и технологий, Микеле создает уникальные произведения, что подводит его к новому этапу творчества - работе над роскошными эксклюзивными коллекциями мебели.
Daniel Gonzalez
Родился в 1963 году в Аргентине, в Буэнос-Айресе. Живет и работает между Берлином и Нью-Йорком. За плечами крупные выставки и масштабные общественные проекты, среди которых можно отметить инсталляцию “Pop-up Disco Club”, созданную для биеннале Музея Баррио в Нью-Йорке в 2011 году и " Pop-up building ". Последнее представляет собой преобразование классического по своей архитектуре здания в Роттердаме в "бумажную сказку", благодаря всплывающим на фасаде книгам. Инсталляция демонстрировалась во время фестиваля Witte de With Straat 2010. Стоит отметить также две крупномасштабные работы, созданные в сотрудничестве с итальянской художницей Анной Галтаросса: «Chili Moon Town Tour» - плавучий город мечты, впервые представленный на берегу озера Mayor di Bosque de Chapultepec в Мехико в 2007 году, а также инсталляцию «Homeless Rocket With Chandeliers» (Бездомный подъемный кран с канделябрами"). Этот проект, от которого веет культурой стрит-арт, был реализован в 2007 году в Милане, в квартале Ламбрате.
Domenico Grenci
Фигуры, изображенные Доменико Гренчи, блуждают вне времени и пространства. Они лишены всякой связи с конкретными предметами и событиями. На совершенно пустой сцене единственным действующим лицом становится женщина. Женские лица Гренчи как бы возрождаются из старых, пожелтевших от времени фотографий. С помощью такого простого и относительно грубого материала, как битум, художник добивается эффекта неопределенности и отчужденной незаконченности, схожее с тем чувством, которое мы испытываем глядя на размытое или поблекшее изображение. Эти лица задают вопросы, на которые, возможно, не существует ответа. Художник пытается понять, что кроется в этих тревожных и загадочных лицах, и делает он это мягко, стараясь никому не повредить. Художник с уважением относится к миру женщины - такому тонкому, чуткому, ранимому и, одновременно с тем, могучему. Он пытается выделить его сущность, показать ее во всех нюансах.
Он призывает душу к протесту, к восстанию, "elevatio animae", чтобы отомстить за унижающее личность потребительское отношение телу, за те стандарты эфимерной красоты, которые навязывают нам с экранов телевизоров и на страницах модных журналов. По окончании Болонской академии изящных искусств в 2007 году Доменико Grenci получил множество наград: премию "Morandi" в области гравюры (2005); Celeste Prize (2007); Премию Европейской Академии в Монако Goldener kentaur (2007, первая премия); “Maggio Fiorito” в городе Феррара (2008, первая премия) и государственную премию искусств города Катании. Он был приглашен для участия в 54-й Венецианской биеннале (в выставочном зале Arsenale, Тезе-ди-Сан-Кристофоро), что подтверждает значимость этого молодого итальянского художника в современном искусстве.